ALL ABOUT JAZZ - NEW YORK
Fevereiro de 2008, # 70
On the Cover: JIMMY SCOTT
Interview: BARRY ALTSCHUL
Artist Feature: STEFANO BOLLANI
Label Spotlight: JAZZHEADS
Club Profile: UNIVERSITY OF THE STREETS
Encore: MARION BROWN
Lest We Forget: BOBBY JASPAR
Megaphone: DAVID PLEASANT
CD Reviews
Whistleblower é a oitava e ainda recente saída de Vladislav Delay, artista finlandês que cruza todos os fios possíveis da electrónica actual. Delay, que actua sob várias capas – Sasu Ripatti (nome do registo civil), Luomo, Uusitalo, Conoco e outros menos conhecidos, consoante o estilo abordado. Delay, oriundo do jazz, baterista de formação e improvisador acústico, evoluiu para a música electrónica, meio onde improvisa e experimenta sobre estruturas dub, ecos, distorções, linhas de graves, longas extensões vibratórias, acentuações marcadas a tinta escura, sons que evocam ambientes espaciais alienígenas. Paisagens sonoras analógico-digitais, percorridas por eflúvios e vapores em movimento repetitivo e irregular, de que são exemplo Lumi e I Saw a Polysexual, duas amostras daquilo que as notas que acompanham o disco qualificam como "a resurgence of his older drug-infused sound-states". Whistleblower (Huume Recordings) foi votado melhor álbum de música electrónica de 2007 pela revista The Silent Ballet. (Design: Peter Prautzsch)
Décimo volume, sem contar com os live – a caixa da polaca NotTwo Records, por exemplo, é de ir às lágrimas repetidas vezes – das aventuras do bostoniano radicado em Chicago, Ken Vandermak com os Vandermark 5, a marca mais populista (no bom sentido) desse homem de muitas, tantas formações. Uma marca de sucesso originária de Chicago, exportada para todo o mundo desde 1997, com Single Piece Flow (Atavistic) e a segunda saída já sem o trombonista Jeb Bishop. Ken Vandermark (exclusivamente em sax barítono e clarinetes, de fora fica o tenor, bem confiado às mãos de Rempis), Fred Lonberg-Holm (violoncelo e electrónica), Tim Daisy (bateria), Dave Rempis (saxofones alto e tenor) e Kent Kessler (contrabaixo). Beat Reader tem um pouco menos de impacto que obras anteriores do V5 – sem Bishpo é natural que assim seja. Inclui 8 composições e arranjos do líder, sempre à volta da temática que tão bem tem tratado: jazz, blues, funk, groove, swing, rock... As habituais dedicatórias incidem desta vez em Gyorgy Ligeti, Andreas Gursky, Bernd And Hilla Becher, Lee Friedlander, Max Roach, Paul Rutherford, Walker Evans e Daido Moriyama. Acabadinho de sair, Beat Reader é certamente para todos: completistas, que não perdem um ai de Vandermark; iniciados, pois é uma das facetas mais facilmente abordáveis da obra do prolífico compositor; e os outros, os que ainda têm seis milímetros de espaço disponível na prateleira e estão doidos para alargar o segmento onde já figuram várias dezenas de vandermarias. Na Atavistic.
Berio Conducts Berio :: Sinfonia (1968-1969); Epifanie (1965)
(Columbia MS 7268 / RCA LSC-3189)
Sinfonia (1968-1969), for eight amplified voices and orchestra, was part of a wider pattern of response to the musical crisis of the 1960s, during which avant-garde composers began once again to look to music of the past for material and inspiration – a turn towards so-called "meta music", or music about music. The third movement of Sinfonia is one of the most famous and remarkable examples of this approach: a dense fabric of verbal quotations contained within a musical quotation, the Scherzo from Mahler's Symphony No. 2, which is borrowed virtually wholesale and then used as a kind of musical armature around which Berio concocts a dazzling semantic and musical labyrinth, including further quotations (from Mahler, Ravel and Debussy, among others) and chattering texts drawn from Samuel Beckett's The Unnameable. The four outer movements frame this central tour de force with further, though more understated, explorations of the relationship between text and note – most tellingly in the second movement, "O King", a moving homage to Martin Luther King which gradually constructs a quietly intoned vocal setting of his name out of its constituent vowel sounds – a procedure analagous to that used in Circles.
Epifanie is an epiphany of sorts in modern vocal writing. The opening section is the longest, setting out what appear to be purely abstract musical figures, murmurs, sudden clashes of percussion, staccato notes scurrying across the "page" of perception. Then quietly, the voice enters. Proust’s text is opaque – he sees three trees, but what is he looking at? Berio’s setting of the vocal line reflects the circular logic of the text. How fortunate he was to have a partner like Berberian who could shape the phrases to his idiosyncratic needs. No one has ever, to my knowledge mastered his distinctive melismas as she has. Towards the end, she recites, as in spoken language. It’s a contrast to the musical shaping of the earlier music, yet it also bridges a return to the orchestral section that follows. Yet the music itself reflects speech – sudden outbursts and moments of quietness, the scurrying single notes like scraps of conversation. The Stück für Orchester mit gesprochenen Einwürfen is a fascinating interplay; disjointed interjections of speech over long expressive lines in the music.
Resonance FM Podcast: PERSIAN ELECTRONIC MUSIC
Mashayekhi’s work is woefully unknown to us the in the west, despite his completely unique and innovative methods and career that spans back to a pre-Shah Iran. From score writing to painting Mashayekhhi’s work reflects the unique way he thinks. Many thanks to Sub-Rosa Records for allowing us to podcast these pieces. We also hear a short interview with artist Anahita Rezvani on her work, recently shown here at the Paraava gallery. She is interviewed at our request by her friend, who remains unnamed. This show was produced and presented by Fari Bradley and broadcast from the Resonancefm studios in 2007.
Braga Jazz 2008!
Dias 6, 7, 8 , 14 e 15 de Março, no Theatro Circo de Braga.
Organização: Theatro Circo de Braga/ Município de Braga.
Direcção artística: José Carlos Santos.
> 6 de Março (22h00)
Orquestra de jazz de Matosinhos com Chris Cheek
Criada em 1999, com o apoio da Câmara Municipal de Matosinhos, a OJM tem vindo a afirmar-se como uma das formações mais dinâmicas do jazz português, sob a direcção de Carlos Azevedo e Pedro Guedes. A partir de 2001 esta orquestra (que este ano se tornou a primeira formação portuguesa de Jazz a actuar no célebre Carnegie Hall de Nova Iorque, justamente com Lee Konitz) começou a colaborar com músicos de renome mundial, um projecto notável em que ao longo dos anos participaram músicos como Ingrid Jensen, Bob Berg, Conrad Herwig, Stephan Ashbury, Carla Bley, Mark Turner, Rich Perry, Dieter Glawischnig e Chris Cheek (parceria que deu origem a um CD editado pela prestigiada Fresh Sound). É precisamente com Chris Cheek, esse fantástico saxofonista norte-americano, que a OJM abre as portas do Bragajazz 2008, num concerto aguardado com grande expectativa.
> 7 de Março (22h00)
BassDrumBone
Ray Anderson (trombone), Mark Helias (contrabaixo) e Gerry Hemingway (bateria e percussão)
O trio BassdDrumBone utiliza uma instrumentação pouco habitual com um som único. Um verdadeiro colectivo onde composição e improvisação estão condimentadas no ponto perfeito. Este trio actua nos palcos e todo o mundo há mais de trinta anos (o trio foi criado em 1977), sendo constituído por músicos de excepção como o enorme trombonista Ray Anderson (cinco vezes nomeado como o melhor trombonista do ano pela revista norte americana Downbeat), considerado por muitos como o melhor trombonista da sua geração, pelo contrabaixista Mark Helias e pelo baterista Gerry Hemingway, um dos mais famosos percussionistas do jazz actual.Com sete Cds publicados em 2005, o trio gravou o cd “The Line Up” para a editora portuguesa Clean Feed, trabalho altamente apreciado pela crítica europeia e norte-americana, que será apresentado em Braga neste certame.
> 8 de Março (22h00)
George Schuller “Circle Wide”
Donny McCaslin (saxofones), Brad Shepik (guitarra), Tom Beckham (vibrafone), Dave Ambrosio (contrabaixo) e George Schuller (bateria)
Nascido em Nova Iorque, residente em Boston desde 1967, o baterista George Schuller estudou no New England Conservatory of Music, curso que finalizou em 1982. Nos 12 anos seguintes, encontrámo-lo como umas das figuras proeminentes do jazz actual tendo tocado com músicos tão distintos como Herb Pomeroy, Jaki Byard, Jerry Bergonzi, George Garzone, Mick Goodrick, John Lockwood, Ran Blake, Billy Pierce, Bruce Gertz, John LaPorta ou Hal Crook. Filho de uma das figuras mais controversas da música contemporânea (Gunther Schuller), George Schuller tem vindo a afirmar-se progressivamente na cena jazz nova-iorquina, tendo tocado e gravado nestes últimos 14 anos com músicos tão distintos como Joe Lovano, Lee Konitz ou Dave Douglas. O quinteto Circle Wide é um grupo de geometra variável, cujo último trabalho, a apresentar no Bragajazz 2008 joga em torno da esplêndida música do quinteto americano dos anos 70 do pianista Keith Jarrett, explorando temas como Survivors Suite, Rotation, Common Mama, e De Drums, numa abordagem fresca e criativa.
> 14 de Março (22h00)
John Taylor Trio
John Taylor (piano), Palle Danielsson (contrabaixo) e Martin France (bateria)
De terras de Sua Majestade, visita o Bragajazz 2008 o aclamado pianista J. Taylor, um dos melhores pianista europeus, com uma carreira e reputação irrepreensíveis, ao9 lado de figuras tão distintas como Kenny Wheller, Peter Erskine ou John Surman. John Taylor nasceu em Manchester em 25 de Setembro de 1942. Nos anos 70 forma o famoso trio Azimuth com a sua esposa Norma Winstone e Kenny Wheller. Nos anos 80 Taylor trabalhou com Jan Garbarek, Enriço Rava, Gil Evans, Lee Konitz e Charlie Mariano. J. Taylor participa habitualmente nos ensembles de Kenny Wheller, no quarteto de John Surman e no trio de Peter Erskine. Em 2002 criou o aclamado trio com os norte-americanos Marc Johnson (contrabaixo) e Joey Baron (bateria). Em 2004 formou outro trio com Palle Danielsson no contrabaixo (uma das figuras emblemáticas do jazz nórdico) e o jovem baterista britânico Martin France. Em 2006 foi publicado o cd “Angel of the presence” para a editora italiana CAM jazz com soberbas críticas um pouco por todo o mundo. Imperdível!
> 15 de Março (22h00)
Indigo Trio
Nicole Mitchell (flauta e voz), Harrison Bankhead (contrabaixo, violoncelo voz) e Hamid Drake (bateria)
Três dos músicos mais requisitados de Chicago, a saber, a flautista Nicole Mitchell (prémio “Rising star flutist” no ano 2006 pelos críticos da revista americana Dowbeat) o contrabaixista Harrison Bankhead e o aclamado Hamid Drake, bateria e percussão, constituem este surpreendente trio que pratica da música mais original feita nos nossos dias. Um som intenso, de grande intercomunicação dos três músicos, faz da arte do “Índigo Trio” um dos libelos da liberdade musical que orienta os nossos dias, sem descurar um olhar pela tradição. Os três músicos são cúmplices do movimento de Chicago AACM, produzindo uma música próxima de uma síntese do sentido dos blues do saxofonista Rahsaan Roland Kirk, da modernidade do flautista/saxofonista Eric Dolphy ou do etnocentrismo do flautista/saxofonista Yusef Lateef. Aguarda-se uma festa para os sentidos na versão da grande música negra.
Ainda a propósito de Don Cherry (1936-1995) e da sua breve passagem pela editora Sonet durante a estadia nórdica, recordo Eternal Now (1974), ou Tibet, como também ficou conhecido depois de reeditado pela Piccadilly Records em 1981, disco que faz um lindo par com o não menos interessante Live in Ankara, já aqui comentado. Enquanto em Ankara, de 1969, Cherry tocou com um trio de músicos turcos, em Tibet optou pela prata da casa: Bernt Rosengren, Agneta Ernström, Christer Bothén e Bengt Berger. Don Cherry não toca trompete neste disco. Avulso, isto é, sem ser emparelhado com o outro Sonet, só há em LP e é um pau. Eternal Now: 1. Gamela Stan - The Old Town by Night; 2. Love Train; 3. Bass Figure for Ballatune (Two Pianos and Three Piano Players); 4. Moving Pictures for the Ear; 5. Tibet. Uma Obra do Senhor Don Cherry.
Don Cherry - Tibet
Em 1969, Don Cherry, já profundamente embrenhado na fase free jazz-meets-world music, correlativa, em certa medida, da estética que o Art Ensemble of Chicago prosseguia por outras formas, editou dois discos na micro-editora sueca Sonet: Eternal Now e Live in Ankara, este último gravado a 23 de Novembro daquele ano, ao vivo na embaixada americana da capital turca, com músicos locais: Selcuk Sun (contrabaixo), Okay Temiz (bateria e percussão) e Irfan Sümer (saxofone tenor e percussão). Difícil de encontrar durante décadas, sobreviveu como raridade em LP e em CD com edição japonesa. Há menos tempo, a Universal licenciou a edição conjunta em CD das gravações Sonet. Além de originais do trompetista, Live in Ankara revisita composições de Ornette Coleman (Ornette's Concept e Ornette’s Tune) e de Pharoah Sanders/Leon Thomas (The Creator Has a Master Plan).
Fac-simile da primeira das 4 páginas de notas escritas originalmente por Anthony Braxton para a primeira edição de For Alto. O duplo Lp de saxofone alto solo (73') que a Delmark editou em 1969, foi um disco revolucionário, o segundo de A. Braxton. A versão do famoso texto agora publicada, com texto revisto em 1970, sofreu ligeiras e recentes alterações pelo punho do autor. Aparecem entre parêntesis no texto.
Looop Volcanic Tounge Sound323 Second Layer Mimarogulu Music Sales Freak Animal Anoema Molehill Tiger Apartment White Noise Staalplaat Ground Fault Metamkine RRRecords Archive Some Place Else
I am overwhelmed by the architecture of vibration. i believe vibration to be the type of information that remains the most objective after it has been processed by the nervous system, the least perceptually eroded, and therefore, the clearest. this dimension of thought is where my work is created. in my work, i organize vibrational artifacts and reform them in a particular way with the intent to create a synergetic vibration patchwork that will resonate with the receptors of the human nervous system. my intent is to use vibration to analyze and atomize the perceptual aural palette and fill the negative space with shimmering particles of sound. - Cory Allen: Satori in Atlantis [Test Tube]
Günter Christmann/Thomas Lehn
'Temps Durée'
(Edition Explico)
STEIM Season Opening Concert 2008 featuring:
Byungjun Kwon (NL/KR) - digital & analog sound-image drawing tools
Cor Fühler (NL) - analog & digital electronics
Rafael Toral (PT) - "space studies": sensor gloves and modified MS-2 amplifier
Date: Thursday, January 24
Venue: STEIM, Utrechtsedwarsstraat 134, Amsterdam
Time: 20.30 hrs. Entrance: 5 euros
Reservations and more information: knock@steim.nl (knock@steim.nl) or 020-6228690
"Musicianship in Live Electronic Music" was one of the themes for our concert series last year. We hosted most of the performances in our studio space to create a concentrated and critical platform for both the musicians and the audience. We feel that the intimate space intensifies the relationship between the two sides where one can really feel whether the artist is able to engage his/her audience or not. In 2008, we plan to continue this theme along with other new directions.
Please join us at our season-opening concert with three seasoned electronic performers. Each artist shares a passion to extend their musical expression through unique unconventional instruments. Best wishes to everyone in 2008 and hope to see you soon!
KARST ft ABSTRAL COMPOST [insub23]
Cyril Bondi: drums, percussions, objects
d'incise: objects, anti-percussions, a little bit of laptop yet
Abstral Compost: voice, texts, loops
KARST est un duo d'improvisation libre entremêlant objets et instruments, créant une architecture de percussions, grincements, frottements, pulsions irréelles, mathématique instinctive du son et de sa ré-organisation constante. KARST est la volonté de deux musiciens se côtoyant depuis longtemps de se retrouver en face-à-face, sans barrière mais aussi sans esquives possibles, dans une situation ou le moindre geste, même infime, est à assumer dans son intégralité. KARST est un paysage au relief sculpté par la corrosion, aceré, scabreux, rongé de cavités souterraines ou mille chemins s'offrent à l'ouïe aventeureuse.
Miguel Sousa Tavares tem uma frase pintada nas paredes do Metro e em outdoors gigantes espalhados pela cidade, que também já vi escrita na contracapa do seu último best-seller: «Tenho medo que a liberdade se torne um vício». Não conheço o contexto da frase elevada a soundbyte para vender livros – e realmente vende, é moda, não há menina ou senhora que não se passeie com o tijolo um pouco por todo o lado. Mas, agarrar-se a gente à liberdade como algo vital não me parece que seja razão para sentir temor. Se ela passa à condição de indiferente isso é que dá que pensar. Liberdade é poder escolher, e escolher não é um vício. Não poder escolher é que é mau. É falta de liberdade. Isso é medonho. Mas não me importa discutir os medos e os vícios de Sousa Tavares ou das suas personagens. Nem me interessa a coça que Vasco Pulido Valente lhe deu ou tentou dar (não bate quem quer…) à conta dos erros e imprecisões históricas que alegadamente conspurcam as águas do Rio das Flores. Lembrei-me disto a propósito do “vício” em que se está a tornar a nova edição da netlabel italiana Zymogen. Falo de Tisza meets Dunav (zym018), novo ensaio electroacústico de Sasa Vojvodic, artista sonoro sérvio radicado em Paris, mais conhecido pelo nome artístico de Letna. Letna anda nesta vida há alguns anos. Além de curador da SEM label, desenha paisagens sonoras abstractas de refinada nostalgia e apurado sentido poético.
Ó que belo par! Não havia em CD desde 1993 (os LPs são de 1977, 30 aninhos já lá vão e, como acontece com as coisas boas da vida, melhoraram com o tempo), último e breve vestígio da Noite Mais Longa de John Stevens e Evan Parker, tão longa que foram precisos dois discos para a encapsular. Porém... Quando a esmola é grande o pobre desconfia, mas desta vez é para levar a sério. Faz até pensar noutro casos em que apesar de estarem em causa documentos importantíssimos, além de inquestionáveis obras de arte, é estranha a indiferença e o laxismo com que muitas editoras de todos os tamanhos e feitios tratam os arquivos de que (não) tomam conta e teimam em manter em círculo fechado, quando não ao mais relaxado e indigno abandono. Tem havido muitas e boas excepções, felizmente, mas se nos lembrarmos do que para aí vai de inéditos a apanhar pó e de obras esgotadas há decénios, a coisa passa para o nível do criminoso. Foi desta que a Ogun deitou cá para fora The Longest Night, Volumes 1 & 2, associado a outra maravilha que é Corner to Corner (são três Lps Ogun, por junto), iniciativa que já está a fazer a felicidade de muitos lares por esse mundo fora. Ai isso sim. Agradecido estou a Hazel Miller, viúva do contrabaixista e fundador da Ogun em 1974, Harry Miller. Quem quiser conhecer o produto antes de arriscar adquirir a cópia legítima (que é isso de arriscar, quando o que está em causa são maravilhas da criação humana como é o caso destas duas, homem?, nem parece teu - há quem diga que Evan Parker não é humano, o que só lhe fica bem, já que esta raça não é lá grande coisa, sinceramente), poderá fazê-lo (ou refazê-lo) através da possibilidade que este vosso dedicado amigo proporciona no sítio que bem sabeis e outro não é que este mesmo.
John Stevens & Evan Parker - Corner to Corner & The Longest Night (Ogun CD 022/023)
Vale a pena dar atenção ao tanto que se vai passando na belga idiosyncratics records. A mais recente e feliz descoberta é Barne Hotsa (17'04), trabalho de um trio basco com sede em Bilbao, Espanha, composto por Edorta Izarzugaza (guitarra eléctrica), Tüsüri (laptop) e Xedh (misturadora e ruído de estática). A imagem é de Sara Santos Casillas.
Da Bielorrússia (Minsk), KNYAZ MYSHKIN, uma novidade interessante e um trio recomendável: Leonid Naruszewicz (guitarra), Victor Semashko (flauta e clarinete) e Vladimir Kravchenko (bateria). O Knyaz Myshkin, que já leva 16 anos de trabalho em trio, mas só agora conheci, tem um CD (Various Improvisations) na digitalbiotope, independent netlabel dedicated to improvised & experimental music.
CD 1: DIE LIKE A DOG - Fragments of music, life and death of Albert Ayler uses very short quotations out of Albert Ayler's music in different variations (Prophet, Ghosts, Spirits, Bells and others), composed by Peter Brötzmann recorded on August 19, 1993 during the Free Concerts series at the Townhall Charlottenburg, Berlin, Germany. (FMP)
CD2: LITTLE BIRDS HAVE FAST HEARTS, NO. 1 recorded live on November 7 and 8, 1997 during the Total Music Meeting at the Podewil in Berlin, Germany;
CD3: LITTLE BIRDS HAVE FAST HEARTS, NO. 2 recorded live on November 8 and 9, 1997 during the Total Music Meeting at the Podewil in Berlin, Germany;
CD4: AOYAMA CROWS recorded live on November 3, 1999 during the Total Music Meeting at the Podewil in Berlin, Germany
Peter Brötzmann (saxofones, clarinete, tarogato); Toshinori Kondo (trompete, electrónica); William Parker (contrabaixo); Hamid Drake (bateria, percussão).
ANTHONY BRAXTON
12+1tet (Victoriaville) 2007
This concert offers a striking opportunity to hear the ensemble in full force. The 70-minute piece builds an inner logic of staggering detail, while never loosing the propulsive flow. The shifting layers and counter-structures mount with scorching intensity and then break into pools of quiet tension only to explode off again. The momentum can march along with a galvanizing pulse, fracture into freedom, or cascade with a roiling sense of swing. Braxton has stated that the music played by this ensemble is the culmination of the Ghost Trance series. But as is always the case with Braxton, the consummation of one phase simply serves as the launching point for what is to come. And for both those who have been following his career for decades and initiates alike, the search is sure to bring new rewards. - Michael Rosenstein
Com o tempo do CD a esmaecer a olhos vistos – não é uma questão de desaparecimento mas do progressivo declínio iniciado há alguns anos, e não se culpe apenas a pirataria, as razões têm muito a ver com as fases seguintes do desenvolvimento da era digital e com a procura de novas respostas para o suporte e intermediação musical, passando confinar-se a nichos de mercado, como acontece com o LP – vai crescendo exponencialmente o número de editoras e de edições em suporte virtual em todos os géneros musicais. Volta não volta, surgem projectos interessantes como este da MODISTI, a new independent netlabel dedicated to improvised, electroacoustic & experimental music, com um punhado de boas edições em carteira. É o caso do projecto menorqunino Snowman Lost His Head, com o título The Dharma Projeckt, que se assim se define: Experimentación minimalista y conceptual creada con el programa Ableton live 5 a partir de la manipulación de texturas y sonidos electrónicos. Música electromagnética que trata la decadencia de la consciencia humana en relación a la consciencia universal.
Paul Rutherford / Paul Lovens (Po Torch LP-76/77)
1. And when I say slowly, I mean as soon as possible (27.24)
2. Tape/2nd half: Du chat botté (09.08)
3. Tape: Armand schultess (04.54)
4. Tape: As deafness increases (12.04)
P. Rutherford - trombone, euphonium // P. Lovens - percussion, zither, etc.
BMC/NYC
ORCHESTRUTOPICA
27 de Janeiro, Domingo - CCB Pequeno Auditório - 17h00
No concerto BMC/NYC, a OrchestrUtopica leva-nos até à década de cinquenta na América, com um programa composto por obras de Earle Brown, John Cage, Morton Feldman, Christian Wolff. A OrchestrUtopica apresenta um concerto em torno da música influenciada pelo movimento artístico dos anos cinquenta, criado no famoso Black Mountain College, e nas suas ligações à escola de Nova Iorque - a propósito da obra do pintor Robert Rauschenberg, do compositor John Cage, e de outros artistas. O concerto BMC/NYC propõe a revisitação da criação musical aberta ao ready-made e à pop-art, em busca das suas disseminações na música e nas artes de hoje. Uma forma de compreender e reviver gestos e experiências de rompimento e de provocação.
JOHN CAGE
- Music for Piano 4-19
- Music for Marcel Duchamp (Prepared Piano)
- 4'33''
- Credo in US (11', 12')
MORTON FELDMAN
- Ixion
CHRISTIAN WOLFF
- For 5 or 10 Players
EARLE BROWN
- December 1952
"Robert Rauschenberg encontrou John Cage e Merce Cunningham no Black Mountain College em 1949. Algumas das suas primeiras pesquisas, as “white paintings” designadamente, são paralelas à radicalidade de propósitos de Cage, por exemplo na célebre peça silenciosa, “4’33’’.A influência de Cage e dos “happenings” no Black Mountain College é de fundamental importância no percurso de Rauschenberg, influência que, de resto, este transmitiu a Jasper Jonhs; a 15 de Maio de 1958, no Town Hall de Nova Iorque, ocorreu mesmo um concerto retrospectivo de 25 anos de obras de Cage, produzido por Rauschenberg, Johns e o cineasta Emílio de Antonio. Inclusive as suas famosas “Combines” são também elas aproximáveis do princípio da “music of chances” desenvolvido por Cage.Mas, se a também designada “New York School” teve em John Cage o seu pólo de referência, as relações entre as artes, e nomeadamente entre música e pintura, foram também recorrentes na obra de outro dos maiores compositores norte-americanos, Morton Feldman. Em torno da relação da relação Rauschenberg-Cage, este concerto evoca a paisagem artística extraordinariamente fértil que se constituíu no eixo Black Mountain College – New York City". - Augusto M. Seabra